El
arte Egipcio
APROXIMACIÓN A LOS
RECURSOS ARTÍSTICOS UTILIZADOS EN EL ANTIGUO EGIPTO. LA
BASE PARA INTERPRETAR LA INFORMACIÓN GRÁFICA QUE LOS RELIEVES
Y LAS PINTURAS CONTIENEN.
INTRODUCCIÓN
Dos son quizá los aspectos más llamativos
del arte egipcio, que se desarrolló a lo largo de 3000 años.
Por una parte el anonimato de sus creadores y por otra el
estilo idependiente. Efectivamente el artista egipcio
no está reconocido, es la figura del rey la que ha llegado
hasta nosotros. Las mayores expresiones de arte nos llegan
a través de la figura del faraón que era quien encargaba
los trabajos, mientras que el ejecutor de las obras permanece
casi siempre en el anonimato. Por otra parte el arte egipcio,
con 3000 años de expresiones artísticas, nunca se vió influenciado
ni por los acontecimientos históricos ni por tendencias
extranjeras, más bien todo lo contrario. Fueron los invasores
quienes se vieron influenciados por las expresiones egipcias.
El arte egipcio
está influenciado profundamente por la religión y por el
centralismo político que trata de exaltar el poder absoluto
de los reyes y la grandeza de su imperio. Como en la vida
cotidiana el egipcio estaba altamente influenciado por sus
creencias en el Más Alla y fundamentalmente por el concepto
de eternidad y durabilidad, y fueron estas ideas las que
determinaron su producción artística. El egipcio creía que
el alma vive en los alrederdores del cuerpo, el difunto
era rodeado del ajuar funerario y de ushebits, que son sus
dobles y sus ayudantes en la otra vida, por que tienen el
poder de animar lo inanimado. Para el egipcio hay posibilidades
de felicidad en la otra vida. En Mesopotamia el muerto lleva
una existencia más desgraciada y si es olvidado por sus
familiares pasará desgracias en el Más Allá, de ahí la existencia
de un arte funerario egipcio frente al arte más severo de
Mesopotamia.
El artista era normalmente un funcionario
al servicio del estado o de los templos. El oficio era aprendido
en escuelas que enseñaban los canones establecidos y normalmente
pasaba de padres a hijos. Aunque el artista era anónimo,
no firmaba sus obras y muy pocos nombres han llegado hasta
nosostros, no lo era para sus contemporáneos y algunos estaban
altamente reconocidos como lo prueba la decoración de algunas
tumbas de artistas. Pero el artista no tiene independencia
en su creación, todo lo que craba debía estar de acuerdo
a unos cánones, es por tanto falto de originalidad. Como
ya observó Platón el arte es repetitivo, se emplean los
mismos colores, los mismos esquemas durante siglos.
Cuando hablamos de arte egipcio, debemos
abstraernos del concepto propiamente dicho. El egipcio no
entendía el arte como podemos hacerlo nosostros en la actualidad.
Los objetos no se creaban con una intencionalidad propia
del artista. Para todos nosotros el arte incluye reglas
que permiten hacer las cosas bien, pero sobre todo es belleza,
por que lo que confiere a un obejto su valor artístico es
el hecho de estar bien hecho, más que el sentido práctico
para el que se ha creado. Ahora bien el artesano egipcio,
y decimos artesano por que no existía diferencia entre el
creador de vasijas y el pintor de sarcófagos en cuanto a
término artístico, hace las cosas en su sentido práctico.
Muy pocas obras fueron producto del "arte por el arte".
Un obelisco se crea por que representa el camino hacia el
cielo, una pirámide o una mastaba es ante todo el lugar
de residencia de los difuntos y los relieves e las tumbas
tienen un sentido mágico y religioso.Obviamente tampoco
podemos excluir el sentido de belleza de las manifestaciones
egipcias, pues en ese caso ni los templos ni la orfebrería
por ejemplo entraría en el concepto, pero lo que se exigía
era que un objeto realizase la función primaria para la
que fué concebido y posteriormente que la ejecución resultase
lo más perfecta y bella posible.
En arquitectura
se construyen grandes monumentos (palacios, templos y tumbas),
en escultura lo mas destacable es el relieve por que responde
a una serie de convencionalismos para representar las 3
dimensiones y el efecto deprofundidad. El cuerpo se divide
representando cada una de las partes de la forma que parece
más expresiva; el ojo de frente, la cara, piernas
y pies de perfil, el busto de frente y con el tiempo este
se colocará en 3/4. El relieve se caracteriza por una altura
jerarquica de las figuras representadas, composición por
filas para evitar la perspectiva, árboles caidos de lado
y casa vistas como un armario abierto. En la escultura no
se trata de representar formas realistas sino respondiendo
a un canon ideal. Sólo Ajenatón trató, durante su
reinado, de crear un arte mas libre y sincero disminuyendo
la idealización en el estilo
Amarna.. Los labios se representan más gruesos, se alargan
los cuellos o se crean vientres abultados.
PRINCIPIOS DEL ARTISTA
Hemos visto en la introducción que el
arte egipcio es falto de originalidad, repetitivo a lo largo
de los siglos, debido a una falta de cratividad del artista,
funcionario al servicio de los templos o los reyes. Efectivamente
el artesano (No existe término que identifique al artista
) debe crear según unas normas y cánones ya establecidos
y vigentes durante siglos. Esto se traduce en unos principio
básicos de creeación. Podemos , entonces hablar de:
- Representación bi-dimensional
- Frontalidad
- Falta de perspectiva
- Horizontalidad
Todos sabemos reconocer el arte egipcio,
fundamentalmente los relieves y pinturas, aunque no distingamos
los períodos históricos. A nadie se le escapanninguno de
las características anteriores que convierten al arte egipcioenun
arte conceptual, no perceptivo. Los factores anteriores
no dejan de presentar problemas a la hora de representar
ciertos objetos. ¿Qué hacer cuando un objeto incluye otro
en su interior?. El artista lo arreglaba representando el
interior sobre el exterior. La verticalidad de los conjuntos
decorativos, como jardines se representaba aplicando la
horizontalidad a todo el conjunto.

Cuando vemos una pintura observamos una
clara falta de perspectiva. Todos los relieves y
pinturas se creaban en líneas horizontales de mayor a menor
tamaño que, aunque a quien lo observa no le da ninguna sensación
de profundidad sino mas bien de secuencialidadd de escenas
se consigue aplicar el concepto. Las líneas superiores de
menor tamaño representan el fondo de la imagen y las inferiores
los primeros planos.
El artista dibuja los objetos de frente,
pero no todos. Si observamos los retratos vemos que
el cuerpo se divide representando cada una de las partes
de la forma que parece más expresiva; el ojo y los hombros
de frente, la cara, piernas pies, ombligo y senos de perfil
y el busto de frente, aunque con el tiempo se colocará en
3/4. Lo que se persigue no es la diferenciación, sino el
concepto.
Además de estos principios que debía seguir
el artista al realizar su obra, existían otros impuestos
dependiendo de significado o destino de la obra. Cuando
se realizaba una imagen de un difunto para la tumba se le
representaba reconocible, pero idealizado. En el arte funerario,
además debían representarse ciertos animales, considerados
peligrosos para el difunto, con cuchillos sobre la espalda
o sin los componentes que lo hacen peligroso, p.e. los escorpiones
o las serpientes que podían complicarle la existencia al
difunto en el Más Allá.
Observamos también que existen escenas
en las que los hombres aparecen de diferente tamaño aun
a pesar de estar en el mismo plano. El tamaño de las personas representadas
dependía de su nivel jerarquico en la sociedad. Además no
existen movimientos bruscos, ni siquiera en las escenas
de lucha. Los ideales de belleza dominan lsa caras y el
físico. No existen rasgos especiales y por supuesto no hay
movimiento, toda la imagen es estática. Pero tampoco existe
movimiento en las caras con el paso del tiempo. Se representan
jóvenes y casi siempre idealizados. Los hombes se representan
en color oscuro, debido a su trabajo al sol, y las mujeres
en uno claro, por que pasan más tiempo en casa.
El empleo de los materiales también dependía
del sentido a dar a la escena. Cuando se quería vincular
directamente al rey con los cultos solares se empleaba la
piedra roja. Esto fué muy frecuente en el reinado de Amenhotep
III y por supuesto de Amenhotep IV (Ajenaton).
Los colores estaban sujetos a una estricta normativa. El
rojo se asociaba al desierto y al dios Set, el amarillo
al sol, el azul al Nilo, el negro al limo y por tanto a
la fertilidad, y el verde a la fecundidad. El cuerpo de
Osiris , asociado con el Más Allá, pero tambien con la vegetación,
se representa precisamente de color verde.
Todo lo expuesto anteriormente aplica
a la realización oficial del artista. Como en la religión
existía además un arte cotidiano, no oficial, y era aquí
donde el artista podía expresar parte de su originalidad,
saltándose cierta normativa que en la representación oficial
sería impensable. Surgen así ciertas manifestaciones en
las que se uitiliza la frontalidad en las personas o se
intenta aplicar cierto movimiento a escenas de danza o lucha
encontradas en algunas tumbas de gente que no pertenecía
a la "élite social", sin contar con las pinturas
y representaciónes eróticas y caricaturistas de los personajes
sociales.
FRANCISCO LOPEZ
Extraido de "La Tierra de los
Faraones"
cybermito@earthling.net
MADRID (ESPAÑA)
|